L'HISTOIRE
Pris en flagrant délit de vol d’arme à feu, le jeune Bart est éloigné par la justice de sa famille et de ses amis pour être envoyé dans un centre spécialisé pour adolescents délinquants. À sa majorité, Bart est devenu un véritable as du tir, ce qu’il prouvera à ses amis, qu’il revoit enfin après de nombreuses années, en participant à un numéro dans une fête foraine. Il gagne son défi qui l’opposait à Laurie la vedette du show, une experte de la gâchette comme lui, dont les charmes le convaincront de la rejoindre dans sa tournée. La jalousie du patron et amant de Laurie provoquera leur départ de la foire itinérante. Ils décident alors de se marier. Ils mènent un temps la grande vie, puis, sans le sous, Laurie réussira à convaincre Bart que les braquages constituent l’unique moyen pour eux de continuer à vivre selon leurs désirs. Très vite, les braquages deviennent plus audacieux et dangereux. Toutes les polices sont bientôt à leurs trousses.
ANALYSE ET CRITIQUE
Il est difficile de présenter une oeuvre à la fois mythique et méconnue telle que Gun Crazy. Film emblématique de la série B : oui, mais l’expression série B, qui désigne à la fois un courant esthétique au contour flou et un système économique en perpétuelle évolution, ne décrit qu’imparfaitement la nature et surtout l’originalité de cette œuvre inclassable. Gun Crazy est en réalité une série B à part, car en échappant aux contraintes (notamment budgétaires) qui ont généré les traits esthétiques spécifiques à ce "genre", tout en bénéficiant de la licence artistique propre à ces productions tournées en marge des grands studios. Joseph H. Lewis a réalisé un chef-d’œuvre qui est un condensé des techniques de mise en scène, de narration, de montage, qu’il a pu développer tout au long d’une carrière, entièrement dévouée à la série B. Mais Gun Crazy ne peut être réduit à un vulgaire bréviaire de l’art de la mise en scène de Lewis. Le pouvoir de fascination du film réside en grande partie dans son sujet : l’amour fusionnel de deux marginaux devenus criminels à cause de leur passion destructrice pour les armes à feu. De nombreux, dont certains célèbres, exégètes se sont passionnés pour ce film car ils y ont vu l’un des premiers, mais aussi l’un des plus convaincants, exemples d’amour fou, thème cher à André Breton et ses amis surréalistes, au cinéma.
Mais avant d’évoquer la postérité de Gun Crazy, revenons-en à sa genèse. Joseph H. Lewis (né le 6 avril 1900 à New York) débute sa carrière en 1917 comme assistant caméraman à la Metro. En 1929, il devient chef monteur au studio Republic. Il tourne son premier film : Navy Spy en 1936, pour la Grand National. Puis il réalise cinq westerns pour le département B d’Universal et une vingtaine de films pour les départements B de la Universal et de la Columbia, mais également pour des studios spécialisés comme Monogram et P.R.C. En 1945, il signe un contrat de sept ans avec la Columbia et réalise la même année son premier film important : My Name is Julia Ross. Malgré de bonnes relations avec Harry Cohn (ce qui est suffisamment rare pour être signalé), il quitte au bout de quatre ans le studio, après avoir réalisé cinq films. C’est alors qu’il tourne en 1949 Gun Crazy pour le compte de la King Bros. Cette société de production indépendante était dirigée par les frères Maurice et Frank King, d’anciens gangsters qui avaient fait fortune dans le racket des machines à sous dans l’est de Los Angeles. Les deux frères avaient décidé de se ranger et d’investir leur argent dans la production cinématographique. Leur intérêt artistique se portait alors sur les films de gangster. Ils avaient déjà produit Dillinger (Max Nosseck, 1945) et The Gangster (Gordon Wiles, 1947). Avec Gun Crazy, les deux frères avaient l’ambition d’investir le marché des films A. Le budget de 500 000 $ et la durée de tournage de 30 jours, avoisinent le bas niveau des films A : les « Nervous A », mais la mauvaise distribution du film condamnera leur entreprise. Gun Crazy sera distribué par la United Artists alors que la M.G.M avait proposé de racheter le film pour la somme d’un million de dollars, mais la respectable maison de Louis B. Mayer ne voulait pas que le nom des frères soit mentionné au générique. Ils refuseront. Le film sortira aux USA le 26 janvier 1950 sous le titre : Deadly is the Female. Ce sera un échec, que Lewis expliquera par le trop petit nombre de salles. Il ressortira le 24 août 1950, cette fois sous le titre de Gun Crazy, mais ce sera un nouvel échec qui, s’il a été préjudiciable pour la renommée du film à l’époque, lui assurera paradoxalement sa postérité, en lui conférant un statut de chef-d’œuvre maudit.
La série B, en raison de son obligation structurelle de compenser son manque de moyens par une inventivité accrue, est devenu un véritable laboratoire de formes. Gun Crazy est le film où Lewis laissera le plus libre cours à son désir d’expérimentation formelle. L’explication tient au contrôle qu’a pu exercer Lewis sur tous les aspects créatifs et notamment le script, initialement rédigé par MacKinlay Kantor, l’auteur de la nouvelle dont est tiré le film, et Millard Kaufman (pseudo du blacklisté Dalton Trumbo, le futur scénariste de Spartacus), qui ont fourni un premier jet de 500 pages, que Lewis a finalement réduit à 125 pages. L’extraordinaire sensation de vitesse procurée par la narration s’explique donc par la nécessité pour Lewis de couper des scènes ou de les traiter de façon synthétique, par le biais d’ellipse, de figure de montage comme la séquence par épisodes, mais aussi le plan séquence, qui, à l’époque, est encore perçu comme une innovation formelle, associée à des grands cinéastes comme Welles et Wyler, et qui sera pour Lewis la technique de mise en scène privilégiée, au détriment du découpage classique, lorsque celle-ci se révèle plus efficace en terme de productivité, de condensation narrative, et de pure mise en scène.
L’une des scènes les plus célèbres, à juste titre, de Gun Crazy, que Scorsese cite d’ailleurs dans son Voyage à travers le cinéma américain, est le plan séquence du hold-up, filmé de l’arrière de la voiture des deux braqueurs. Voici les explications que donne Lewis sur le tournage de cette scène et qui illustrent notre propos : « Dans le script, la scène faisait 17 pages. La voiture arrive, le couple descend, entre dans la banque, sort les armes et fait coucher les gens. Ils sortent à toute vitesse. Ils se précipitent vers leur voiture, démarrent et sortent de la ville, poursuivi par la police. Ça veut dire quoi ? Deux décors, un en extérieur, l’autre en studio, pas mal de figurants et 4 jours de tournage car à cette époque on tournait 3 à 4 pages de scripts par jour. » Lewis choisira de rester à l’intérieur de la voiture, de filmer l’arrivée et la fuite, en éludant le braquage pour montrer à la place Laurie (Peggy Cummins) assommer un policier qui risquait de bloquer la fuite de son complice. Nous voyons avec cet exemple comment un problème de scénario est résolu par une idée de mise en scène, qui a nécessité l’élaboration d’un dispositif technique novateur.
Autre facteur paradoxal de créativité : la censure. Dans le cas du film criminel, elle prohibait par exemple la représentation dans sa continuité d’un acte de braquage ou de cambriolage (pour ne pas donner le mode d’emploi aux apprentis criminels), interdiction qui sera battue en brèche à la même époque par Huston dans The Asphalt Jungle (1950). Pour Gun Crazy, qui est l’histoire de braqueurs en série, Lewis a déployé des trésors d’inventivité pour contourner les interdictions de la censure. Ainsi, de nombreux braquages sont décrits de façon parcellaire, elliptique. Une scène du script, qui devait justement représenter un braquage dans son intégralité, a donc été remplacée, suivant ainsi les recommandations directes du Breen Office, par la scène où Bart et Laurie sortent en courant du Rangers Growers et ouvrent le feu au milieu d’une rue animée. C’est de cette scène qu’est extraite la plus célèbre photo du film, celle où l’on peut voir Bart (John Dall) agripper Laurie (drapée dans son imperméable telle une déesse moderne, lunettes noires et béret sur la tête) pour l’empêcher de vider son chargeur sur de malheureux passants. Cette image emblématique illustre idéalement la confusion qui s’opère entre leur passion charnelle et leur passion pour les armes à feu, mais aussi l’inversion des rôles sexuels. L’agressivité, la détermination de Laurie s’opposent à la passivité et l’indécision de Bart. Peggy Cummins, à qui l’on doit l’idée du béret (elle en portait un à l’époque) qui sera repris par Faye Dunaway pour son interprétation de Bonnie Parker, compose une femme fatale qui assure sa domination sur l’homme, non par une féminité exacerbée, mais par une masculinité castratrice. John Dall, l’un des deux tueurs de La Corde (1948) apporte, lui, son ambiguïté sexuelle (il était homosexuel comme son personnage du film d’Hitchcock), sa vulnérabilité qui contraste avec son physique puissant.
La principale originalité de Gun Crazy réside dans l’hétérogénéité de son esthétique. Ce film est réalisé au moment de l’émergence du polar réaliste, tourné en décor naturel suivant les préceptes édictés par le néoréalisme, qui a fait sensation à la fin de la guerre. À l’instar d’un Jules Dassin (The Naked City, 1948) et d’un Henry Hathaway (Call Northside 777, 1948), Lewis insuffle au genre une approche plus documentaire, mais la volonté de réalisme est souvent tempérée par l’inexpérience des tournages mixtes (à la fois en studio et en décor naturel). Gun Crazy est le parfait exemple de cette confrontation d’une esthétique (néo)réaliste et d’une esthétique de studio. Le souci de Lewis n’est pas tant le réalisme (qu’il n’envisage pas comme un dogme) que l’efficacité, si bien que les deux scènes les plus réussies convoquent deux styles radicalement différents. Le plan séquence du hold-up relève d’une démarche documentaire, dont la finalité consiste, selon l’expression de Paul Schrader, à mettre le spectateur sur le siège arrière, pour en faire un témoin-complice des (mé)faits. Quant à la scène finale de la fuite dans les marais, elle est une splendide proposition de figuration tendant vers l’abstraction la plus radicale. Le travelling décomposé en plusieurs plans des deux amants courant entre les arbres de la forêt, par son effet de flou stroboscopique, annonce certains plans de Kurosawa et de King Hu. L’influence directe d’une esthétique sino-japonaise se manifeste dans la suite de la séquence par ces plans évidés, composés uniquement de feuilles sombres de roseaux se découpant sur le fond blanc d’un brouillard opaque, qui évoquent des calligraphies. Quant à l’influence de l’expressionnisme, elle se révèle notamment dans les séquences où le décor a été construit en studio, comme dans la scène d’ouverture et la scène du tribunal, et où les choix de cadrage et l’artificialité des décors contribuent à recréer l’espace selon le point de vue de l’enfant.
La contribution de Russell Harlan, le chef opérateur attitré d’Howard Hawks de Red River (1948) jusqu’à Man’s Favourite Sport (1964), a été déterminante dans la réussite du film. Il est en parfaite adéquation avec les audaces formelles proposées par le réalisateur, et passe, d’une scène à l’autre, d’un clair-obscur très pictural à une lumière crue, sans effet. Le primat esthétique accordé par Lewis au gros plan dans ce film est certainement redevable en partie à Harlan, qui a filmé les célèbres gros plans de la scène d’ouverture du western précité. Dans Gun Crazy, Lewis multiplie les figures de gros plan, exploitant les ressources du hors-champ et de l’axe de prise de vue pour déformer, un peu à la façon d’Eisenstein, certains visages incarnant l’autorité répressive, mais aussi pour mêler dans le même cadre les visages de ses deux acteurs, afin de recomposer, à partir de ces deux fragments, un visage symbiotique, technique qui constitue un essai cinématographique de figuration cubiste.
Dans The Big Combo (1955), son autre chef d’oeuvre, Lewis s’imposera des choix esthétiques univoques, privilégiant le plan séquence et la profondeur de champ (deux techniques souvent associées, l’une ayant besoin de l’autre pour s’épanouir entièrement). Dans Gun Crazy, il choisit, selon la scène, de recourir soit au plan séquence soit au gros plan (qui en raison de la limitation du champ, induit des changements de plan). Cette alternance engendre une opposition formelle entre le flou et le net, qui s’ajoute à la palette figurative déjà riche du réalisateur. Le flou est utilisé à des fins expressives aussi bien dans certains gros plans (déplacement de l’acteur sans correction du point) que dans des plans construits en profondeur (montrant ainsi que l’on peut jouer sur la tension entre l’avant-plan et l’arrière-plan sans que les deux parties de l’espace soient nettes). Dans Gun Crazy, les séquences par épisodes (qui retracent brièvement l’évolution de la carrière criminelle de nos héros) s’opposent aux plans séquences, le plan moyen s’oppose au gros plan, le flou au net. Ce système formel d’opposition trouve son inspiration dans Citizen Kane. Si avec ce film, Lewis s’acquitte brillamment de sa dette esthétique envers Welles, ce dernier exécutera, avec Touch of Evil (1958) une époustouflante série B, où l’on retrouvera des plans de voitures, semblables à ceux de Gun Crazy.
Dans The Big Combo (1955), son autre chef d’oeuvre, Lewis s’imposera des choix esthétiques univoques, privilégiant le plan séquence et la profondeur de champ (deux techniques souvent associées, l’une ayant besoin de l’autre pour s’épanouir entièrement). Dans Gun Crazy, il choisit, selon la scène, de recourir soit au plan séquence soit au gros plan (qui en raison de la limitation du champ, induit des changements de plan). Cette alternance engendre une opposition formelle entre le flou et le net, qui s’ajoute à la palette figurative déjà riche du réalisateur. Le flou est utilisé à des fins expressives aussi bien dans certains gros plans (déplacement de l’acteur sans correction du point) que dans des plans construits en profondeur (montrant ainsi que l’on peut jouer sur la tension entre l’avant-plan et l’arrière-plan sans que les deux parties de l’espace soient nettes). Dans Gun Crazy, les séquences par épisodes (qui retracent brièvement l’évolution de la carrière criminelle de nos héros) s’opposent aux plans séquences, le plan moyen s’oppose au gros plan, le flou au net. Ce système formel d’opposition trouve son inspiration dans Citizen Kane. Si avec ce film, Lewis s’acquitte brillamment de sa dette esthétique envers Welles, ce dernier exécutera, avec Touch of Evil (1958) une époustouflante série B, où l’on retrouvera des plans de voitures, semblables à ceux de Gun Crazy.
Des trois grands films du cinéma classique sur les couples de criminels en fuite : You Only Live Once (1937) de Fritz Lang, They Live by Night (1949) de Nicholas Ray (film moins audacieux formellement mais très proche du film de Lewis) et Gun Crazy (1950) ; c’est celui de Lewis qui a le plus influencé les séquelles modernes : Bonnie and Clyde (1967) d’Arthur Penn, Badlands (1974) de Terrence Malick, et plus récemment True Romance (1992) de Tony Scott et Natural Born Killers (1994) d’Oliver Stone. Ray et Lang sont pourtant des cinéastes d’une plus grande envergure que Lewis, mais la liberté créative dont a fait preuve ce dernier dans ce film aura une influence décisive sur les cinéastes « postclassiques ». Godard (pourtant un grand fan de Lang et de Ray) en vantait la dépsychologisation des personnages et s’en inspira pour son film manifeste : A bout de souffle (1960), dont l’histoire a été écrite par Truffaut, grand amateur, comme son confrère des Cahiers du cinéma, de Gun Crazy.
Par sa vitesse de narration, la violence de ses passions, son réalisme, sa beauté plastique, ses morceaux de bravoure et sa rareté, Gun Crazy a incarné, et incarne toujours, un certain idéal de la série B.
Par sa vitesse de narration, la violence de ses passions, son réalisme, sa beauté plastique, ses morceaux de bravoure et sa rareté, Gun Crazy a incarné, et incarne toujours, un certain idéal de la série B.
Par
[Source : www.dvdclassik.com]
Sem comentários:
Enviar um comentário